这部电影我是在2020年春节前一周观看的(爱奇艺独播)。
在看电影的前30分钟时,我就想到如果提前告诉观众耐心等待,这样的剧透反而不会影响观影体验。
确实有些观众对于前三十分钟一镜到底的直播毫无耐心,不知道电影后面藏着怎样的惊喜。
反正我是看出导演埋下了伏笔,肯定会交代幕后的故事。
这样我就自然对影片后面有了一个悬念期待,虽然导演并没有故意制造出悬念。
影片叙事的铺陈在戏中戏《One Cut of the Dead》开拍之前。
正式开始一镜到底的拍摄直播之前,我们的想象都无法达到“这部电影是如何拍出来的” 。
感觉的形成自然而然受到屏蔽,好像有一道“无知之幕”天然地将观看者与幕后拍摄者隔开。
因此本片在30分钟过后就一层一层拨开了幕后制作的各个环节。
每一个环节其实都超出了观众原来的想象。
这时才形成感觉,会有“原来如此”的恍然大悟的感觉。
影片最后三十分钟里有突发的事件发生,也是由于突发事件推动了整个《One Cut of the Dead》的拍摄过程变得惊险刺激。
这也是无法剧透得知的。
一定是观众对电影有了代入感,感同身受后理解了开头的三十分钟才会觉得后面三十分钟特别刺激。
是刺激点把前面的铺垫给串了起来。
一部好电影是不怕剧透的,所以我在这里简单的分析一下《One Cut of the Dead》这部伪丧尸片:首先这是一部电视秀,受众是很有限的。
其次这部电视秀表达的是个体的主观感受:在废弃的工厂建筑里遇到生化危机,然后逃离丧尸的攻击。
至于为什么会有丧尸这种问题,则不予回答。
电视秀这种节目形式不会浪费时间把相关的世界秩序向观众娓娓道来。
观众通过特别的一镜到底的直播体验成为戏剧的经历者,观众的视角化身成为第一人称,与女主角经历一波同样的生化危机。
这时的女主角就是这个有丧尸世界的对痛苦的反应者,观众是对痛苦者的反应的观察者。
又由于观众是对着电视机屏幕进行观察,是安全的,并不会在视觉效果以外体验到血腥,观众其自身也不会指导女主角的行动。
直播《One Cut of the Dead》这场电视秀本身是把滑稽提高到了荒诞的高度。
十万倍地放大普通的害怕到恐怖的程度:尖叫,尖叫,失控般的大声尖叫,砍头,断臂,血浆飞溅。
急剧刺激人的视觉感官。
而与之对应的又是嘲弄了在看观众的机智;突如其来的结局把怪异的追杀变为无法自圆其说的神秘。
在《One Cut of the Dead》的幕后制作剧情中,又进一步揭示了灵感,自发与个人情感都不是拍摄直播过程中的主导力量,而是导演的技巧与剧本在发挥作用。
导演与剧组所有人都排练过多次,就算临时出了意外,导演亲自上阵,按照剧本的编排也可以完成直播的拍摄。
而导演在幕后所做的一切幸苦努力也只是保证了直播拍摄顺利,给看到了直播的观众提供了乐子。
摄制组在深山的一家废弃工厂拍摄一部丧尸片时,却意外唤醒了真的丧尸...这是[摄影机不要停!
]一个俗套到有些想让人翻白眼的开头,但它后续的展开却完全惊人地偏离了人的预想。
5个多月前,当[摄影机不要停!
]初次只在日本的几家艺术影院点映时,很难会有人想到它如今的火爆程度。
300万日元(约合18万人民币)的成本,没有一个明星,前期几乎无宣发,上映后却口碑迅速发酵,几个月突破了百万观众数,揽下超30亿日元(约合1.839亿人民币)的高票房。
不仅如果你是丧尸片、恐怖片爱好者,你不能错过它;但凡你热爱电影、热爱喜剧,你都一定不能错过它。
因为,这是一部写给电影爱好者的情书——前37分钟丧尸短片展现出来的粗糙、怪异、令人困惑不解的地方,都在电影后半段的拍摄过程一一解开。
难怪有人说,这部片的观感大概就是[房间]和[灾难艺术家]的连映,恰当如是。
当觉得前路漫漫、为梦想很难坚持的时候,看这样一部为电影人写的笑中带泪的情书,会觉得没有人容易,尤其那些预算有限、时间可怜的B级片导演。
B级片,B-movie,并不是通常意义上的一种电影分级,而是从制作投入上划分出来的,低预算影片。
上世纪30年代,有声片开始出现,从默片到有声片的转变扩大了观众群体,让更多人开始走进影院;再加上当时的经济萧条期,大萧条中的美国人呐,才不管你电影院里放的是什么内容,只要能让人们暂时忘掉那困顿的现实,救济金里掏个几分钱还是很乐意的。
所以,人们也常常用“黄金时代”来形容30年代的美国电影业。
早在20世纪后半期,米高梅、派拉蒙、华纳、福克斯等大制片厂已经形成了一种相对明晰的产业结构图,高投资的A级片也能为他们取得不错的收益。
比如,华纳的有声片[爵士歌手]就以40几万的成本为他们收回了超过350万美元的票房。
©[爵士歌手]剧照但是,另一面,随着高投入和增多雇员而来的是,很高的投资风险。
那些出身于早期5分钱镍币影院的老板们自然很明白,怎么样节省资金、物尽其用——在拍摄A级片较长的制作周期间隙,充分利用人员和设备,顺道拍一些低廉的小片。
这样,B级片顺势而生了。
那时的影院,学的是早期歌剧院的模式,几部不同的作品接连上演,先放卡通短片、风光短片等等,差不多了才是正片。
而B级片,往往在正片结束之后放映,几十分钟但不超过一个小时。
©比如1938年的[萨德的朋友们]只有55分钟比起那些有着大明星、大导演加身,高成本、制作精良的正片,随机附送的B级片根本无所谓题材和质感。
没有明星出演、演员演技感人,场景少,布景、特效低廉简陋,剧情俗套平庸、甚至常出现连贯错误,趣味低级等等特征,就成了B级片的标签。
要说,[摄影机不要停!
]里那前37分钟的丧尸短片,就完全可以称作是B级片水准。
B级片这个词,也似乎成了一个暗示着质量低廉、俗套差劲的负面词汇。
美国60年代后,虽然捆绑上映的“双片制”早已取消,但汽车影院、午夜影院的出现,开始让B级片更加兴盛起来。
©60年代的汽车影院推动了B级片的发展它常常和暴力、恐怖、血腥和情色等剥削题材合流,吸引了当时新成长起来的青年一代观众群。
那时,甚至又出现了比B级片质量更为廉价的Z级片概念,它们也常常被毫不客气地叫做“Trash Film”。
剧本更差、剪辑和灯光更差、演员更差,常常是在电影产业边缘甚至外部制作的Z级片,跟B级片一起,虽然边缘,但也成为电影本身的一部分。
虽然被绝大多数观众瞧不上,但每个时代它也有着属于自己的那一小撮忠实拥蹙在。
吉田大八的[听说桐岛要退部]里,有一个手拿摄影机疯狂执着于拍丧尸片的普通少年前田。
在一次观影冢本晋也那狂暴凌厉的[铁男]之后,他和偶遇的同学激动地聊起自己如数家珍的B级片,对方却连连摇头表示不认识,然后很快走开了。
©B级片[铁男]直接出现在[听说桐岛要退部]里这种有些伤感的孤独和落寞,大概很真实地代表了很多B级片死忠的感受,可能也是那些一生不被理解、伴随嘲笑而生的失败者导演的心声。
比如,艾德·伍德。
艾德·伍德一生写了至少47个剧本,执导了18个影视作品,监制了12部影片,但他生前,无人识得。
他去世后,被后来的影评人冠之以“历史最差导演”头衔,他的[外太空计划9]也被评为“历史最差电影”。
这才激起了人们对这位从没拍过一部好片的B级片导演的兴趣。
©德普演绎的[艾德·伍德]剧照蒂姆·波顿为他拍传记片[艾德·伍德],在电影结束前,让饱尝了无数心酸和挫折的艾德·伍德收获了人们的掌声。
但这是明显虚构的。
他拍第一部电影[忽男忽女],是在好莱坞寂寂无名混迹良久之后自己争取来的机会——3天时间写剧本、10天拍摄,3万美元左右的预算。
到了[外太空计划9]时,他更夸张,只花了5天时间就拍摄完成。
当然,当时是无人问津,后来是声名狼藉,缘于这些片子低成本、短时间带来的“粗制滥造”感。
[外太空计划9]里,他用洗得发亮的盘子当飞碟,用纸板来做墓室。
©[外太空计划9]里的飞碟能看到线仔细看还能看到飞碟飞过时吊的长线,而演员们偶尔还会撞到甚至撞倒那些用硬纸板做的粗糙布景。
同样一个场景,他白天时拍一次,晚上再拍一次,同样的素材在电影前后反复多次出现。
更别提那些业余演员们的尴尬演技了,像是在经常望着提词卡一样的说台词方式,对白写得也无聊又尬。
表现战争时,他更直接把以前的纪录片场景搬出来放进去,这些都让[外太空计划9]成为无可争议的烂片“神作”。
而在传记片[艾德·伍德]里,还有一段他拍[大话原子人之怪兽娶亲]时的悲催场景。
©[大话原子人之怪兽娶亲]里的章鱼怪他电影的主角大型章鱼怪的道具是全体工作人员半夜去别的片场偷过来的,结果偷得太急还忘了拿章鱼怪的发动机。
没有音响、一晚上要拍25场戏、几乎晚上只睡一小时就接着起来拍、演员们还要泡在水里自己动假装被章鱼怪袭击。
历经这些艰辛过后的电影首映礼,迎接他们的却是观众们冲着演员、导演扔鸡蛋,甚至还差点因为愤怒砸了艾德·伍德的车。
比起令人心疼的艾德·伍德,似乎就连[摄影机不要停!
]里剧组为拍摄丧尸短片所付出的一切都不算什么了。
毕竟,被自己的观众用臭鸡蛋丢这种经历,也不是每一个B级片导演都能有的。
艾德·伍德只是其中之一,历史上那些无数个为着“摄影机不要停!
”梦想努力向前奔跑的人中的一个。
《纽约时报》曾经这么说过:[大白鲨]不就是一部高成本的罗杰·科曼电影吗?
罗杰·科曼,另一位B级片之王,一生导过50多部B级片,他曾经用5天时间拍摄了[血流成河],也曾用两天一夜的恐怖效率拍出过B级片经典[恐怖小店]。
©[恐怖小店]海报他甚至有一句流传甚广的名言:电影只有一种拍法:飞快地拍。
为了省钱省时间,他经常让摄影师平常就去追着消防车、救护车拍,甚至拍生活中任何正在发生的动作。
因为,他会直接把素材放进电影里;为此,他甚至自己跑到火灾现场、不顾危险地拍摄大火场景。
放心,这样的大场面拍完之后,他的下部片、下下部片可能都会反复使用这同一素材,绝对不会浪费。
[马诺斯:命运之手],另一部名垂影史的神级大烂片,常年在最烂top10的榜单,导演阿罗德·沃伦却是一个心怀电影梦的化肥商人。
©[马诺斯:命运之手]海报包括新世纪以来,烂成史诗级名作的[房间]和[群鸟:震惊和恐怖],导演托米·韦素和詹姆斯·阮也都是异常“严肃而真挚”的“电影人”。
在詹姆斯·弗兰科为托米·韦素作传拍的[灾难艺术家]里,你可以看到他是多么认真、多么真诚地想拍出一部杰作。
但也是这么用心地拍出了这部哪哪都不对、哪哪都是错的“烂片界公民凯恩”[房间]。
詹姆斯·阮这位越南籍希区柯克铁粉就更有意思,把自己上班以来攒下的1万美金全部用来拍摄[群鸟:震惊和恐怖],更花了4年时间仔细打磨。
©[群鸟:震惊和恐怖]里的特效做后期时没钱了,就找刚毕业的特效师来做,这片的特效其实就是把鸟儿复制粘贴了一下而已。
所以啊,别看不起烂片,它们真的也有尊严!
就像[摄影机不要停!
]结尾,摇臂摄影机摔坏了,剧组所有人哪怕叠罗汉也要拍出来想要的那一幕。
粗糙是可以的,糟糕也是可以的,但拍片的摄影机不能停!
参考资料:【1】「カメラを止めるな!
」上田慎一郎監督、当初の目標は動員5000人,映画.com【2】Roger Corman,Wikipedia【3】B-movie,Wikipedia【4】Birdemic: Shock and Terror,Trivia,IMDB【5】B级片历史,电影推荐网,2016.4.6【6】Funniest B Movies of All Time,PaulDeMerritt,CheatSheet,2017.1.28【7】他是史上最烂的导演!
可他自己却不这么认为,黎小墨,公众号奇遇电影,2016.6.4【8】Ed Wood:Tim Burton’s Beautiful Ode to a Fascinating Filmmaker, From One Outsider to Another,CINEPHL 作者/卷卷毛文章首发于微信公众号「破词儿」
一尸到底,满镜是爱,豆瓣9分的日影神作看到停不下来《摄影机不要停》又名《一尸到底》绝对是2018年整个电影界最大的惊喜。
18万人民币成本,上映后靠口碑红透半边天,换回了1.8亿元人民币票房,这还仅仅是在日本一国的票房。
从导演到演员,都因为该片从默默无闻到爆红。
现在,整个日本都在讨论这部奇迹之作。
90分钟的影片,胖哥看到停不下来,又笑又哭,看完后亢奋得有点失眠。
《摄影机不要停》是电影人对电影最深情的告白,一封情绪复杂的情书。
它解构了电影,故意露出了谜底,让大家看到电影魔术之后的操控手法,这种“露底”的拍摄方式反而引发了强烈的叙事冲突,为影片带来了“揭秘”般的快感,让人看到了电影人背后的心酸和苦痛。
影片颇有心机的分为3幕,幕幕诛心,分分有料,类型神切换,氛围猛调转。
开片37分钟的一镜到底,讲述一群在废旧水厂拍摄僵尸片的电影工作者。
不断的NG,让导演狂怒,让演员低落,让制作组灰心。
一段无厘头的对话后,真正的丧尸突然袭来,演员们慌张尖叫,四处奔逃,只有导演醉心“真实”,
看着丧尸一边咬人,一边大喊“摄影机不要停”,因为这就是他要的,最真实的恐惧反应。
整个过程,由一个镜头,不靠剪辑,全凭事先安排好的演员走位加镜头布位实现,如果稍有差距就会导致整个叙事的穿帮和失真。
但《摄影机不要停》玩儿的就是穿帮,凸显的就是意外。
这段37分钟的一镜到底并不是纯粹的炫技,而是为后面的故事以及笑料埋下伏笔。
有一定观影阅历的观众,很容易看出这一段在剧情和镜头上的“瑕疵”,为部分场景的设置,演员的表演感到困惑,觉得无厘头到有点尴尬,甚至出现看不下去的动摇。
比如演员们的尬聊,夸张的表情反应;
剧情走势的毫无逻辑;镜头神秘的走位和毫无意义的取景,这些“失误”即是槽点,又是爆点。
这就是导演要的效果,这股“酸爽”在后面的第三幕,将以伏笔的形式逐渐揭晓、连环引爆,让你笑到捧腹难忍,同时又哭得泪盈于睫。
37分钟,怪异又激情的第一幕毫无预料的来了个急刹车,字幕缓缓升起,影片看似结束,实则才刚刚开始!
“戏中戏”以倒叙的方式加了“平方”,人物和故事从第二幕开始丰富,升维。
第二幕,来到一个月前,讲述了从导演,到演员,再到摄影师等制作人员如何参与到这部直播“僵尸片”的项目当中。
你会惊喜的发现所有角色的另一面,比如导演其实很内敛,男主角其实很爱耍大牌,录音师的肠胃问题,酗酒的男配角,有腰伤的首席摄影师,想当首席的副摄影师……
第二幕从各个角度与第一幕形成反差,矛盾和冲突开始逐渐发力,故事越看越有趣。
在极短的时间内,影片导演充分利用了“少即是多”的潜文本运用,居然还完成了导演一家三口的人物性格塑造和人物关系,为后面的角色弧光打下了基础,为他们电影梦想的起飞清空了障碍,建好了跑道。
整部影片,第二幕非常关键,承上启下,叙事直接有力,脉络清晰,这才让最后“天神下凡”的神奇第三幕能够蓄力高飞。
第三幕,观众将难得地看到,整个第一幕拍摄时的“场后”真相,那些镜头背后的拍摄经历,将串连起第一幕中的“瑕疵”,为不合理的剧情,非正常的镜头,无厘头的表演提供令人爆笑的解释。
你能看到无法NG时的强行加戏;你能看到“三头六臂”,疲于奔命的导演;你能看到因为压力而发挥失常,走火入魔的演员;你能看到各种因意外而起的“神来之笔”,戏中戏中戏,加倍了笑料,翻倍了剧情,扩张了冲突,把电影人和角色会遇到的“两难”境遇推向了极致。
在人物极力掩盖一个又一个突发状况时,你会从大笑转为泪目。
那些狼狈是电影人为完成一部作品而“用尽全力”的真诚,那些尴尬是拼尽全力的电影人的可爱与可贵,全片高潮,为了一个“必须”要的镜头,我们看到了一群电影人为电影付出的血汗。
通过这个镜头的完成,
电影的主题闭合了,人物的孤光完成了,剧情的高潮到来了,从戏里到戏外,僵尸戏,拍摄戏,中间的叙事戏,都得到了有力的落幕。
用三幕戏,影片完成了多个戏中戏中戏,多层次叙事的成功塑造,这是《摄影机不要停》最令人兴奋的地方。
《摄影机不要停》是一部对电影叙事法则进行颠覆性重塑的佳作,如何将废笔变成伏笔,把失误化为转折,把意外转为笑料,把不可为到必须为的尴尬变成感人的情绪渲染,《摄影机不要停》以解构的方式,给全世界的电影人带来了教科书般的经典演绎。
可以预料一大波电影制作者,将对这一形式进行复刻和借鉴。
不到20万的制作成本,更是让一大批苦于融资的电影人看到希望。
想象力不一定与投资成本成正比,有太多虚胖的大制作让电影本身黯然失色,让观众一次又一次的失望,他们改变了电影叙事灵魂的基因,让电影陷入失去“本我”的无奈境地。
《摄影机不要停》重塑了电影叙事的灵魂,以电影的技巧战胜了所谓的市场。
在看似轻浮的地方庄重,看似涣散的地方严谨。
这是电影的胜利,这是电影人的坚持,只要摄影机不停,电影就会永恒。
《カメラを止めるな!
》内地翻译为《摄像机不要停!
》,香港上映时翻译为《屍殺片場》。
我原本是抱着看惊悚恐怖丧尸片的预期在德福广场买的票,加之WMOOV上,该片评分高达9/10,所以对于一个神经麻木,对什么都不太感兴趣的人来说,肾上腺素的刺激或许可以引起一点生活的存在感。
不得不说,带着预期看电影,意味着你的预想可能会被打破。
当剧情不会朝着预想的方向发展,随之而来的是无数个黑人问号。
不管前面的情节有多么陈词滥调,制作多么粗糙,镜头晃动得多让人头晕,用女子擒拿术来当作兴趣爱好有多么的突兀,一镜到底的技术有多么让人生疑——到底是否有必要,“摄影师”丧尸张牙舞爪得多么夸张,总之,前30分钟,就是怀疑!
怀疑!
怀疑!
即使影院中发生零星的笑声,我的警惕感也没有办法让我放松——眼前的这一幕,是虚构中的真实,还是虚构中的虚构——换言之,这是镜头前的真实,还是镜头前的镜头?
由于我没有办法预期到后来的元叙述喜剧效果,所以可以说,前30分钟,我一直是在批判和眩晕中度过的——如果一镜到底再继续下去,我将会像影院中其他几个观众一样,提前离场。
是的,最大的质疑就是从一镜到底的技术开始的。
当steadicam让摄影师的镜头路线更加灵活之后,越来越多的影片开始崇尚一镜到底技术——《鸟人》、《芳华》、《今晚玩救你》都是成功利用该技术的典范。
同时,不得不说,一镜到底对于大部分电影来说,完全没有必要,毕竟长镜头的背后是叙述时间和时钟时间的重合,缓慢的节奏很容易让观众感到厌倦和疲惫,同时,还会让观众明显地感受到镜头前的视角是另一个人的视角——也就是说,摄像机的存在不能被忽视,而它的存在则意味着,观众无法悬置自己的质疑,而让自己相信这眼前就是真实。
但正是这奇怪的不适感,成为了欣赏这部喜剧的突破口。
晃动的镜头似乎在提醒观众镜头本身的存在(“哈喽,这是一个摄影师的视角,这个摄影师还不是很专业,修炼还不是很到家,请多包涵!
”),根据巴特的摄影理论,观众被刻意地提醒着,镜头的存在意味着镜头背后那个摄影师的存在。
而更夸张的是,前30分钟电影从未用稳定的镜头来弱化这第三者的存在感,甚至有一幕追逐戏,血溅在了镜头上,忽然,镜头面前还出现了拿着布不定抹血迹的摄影师的手。
这明显的bug已经是在提醒观众,这遇上的并不是真的丧尸啊(不然,怎么能还不忘给丧尸特写呢!
)。
但是,女猪脚的演技提升,似乎又在暗示,可能女主并不知道那不是真的丧尸哦。
外加女主躲藏到废弃仓库时,在她面前出现的正在蜕皮的大白腿,好像拍戏突然撞上真丧尸的感觉,让人并不能彻底摒弃真实感。
而时不时跳出来喊action的导演,也让人怀疑他到底是痴迷真实感演技的妄人,还是喜剧效果的演员。
最后天台男女主面对面的重温电影开头的一幕,由于完整的映射结构,更似乎在强调这是演戏。
其实,在这种真实和虚构的模糊边界之下,观众始终处在矛盾的猜测之中。
我们都知道,观众/读者要与虚构作品产生成功的共情,往往需要suspend suspicion。
但此刻,由于观众无法定位自己眼前这一幕到底是“虚构中的真实”还是“虚构中的另一层虚构”,所以,眼前的这一幕的类型(是惊悚还是喜剧)也无法确定。
可以说,如果没有后面的元叙述——关于拍电影的电影,关于虚构艺术的虚构艺术——这前30分钟简直就是大大的bug。
但由于有了后面1小时的揭秘,将每一个bug都解释得圆圆满满,这才体现出前30分钟的趣味,也体现出了前30分钟制造的不适感的独特之处——这真是难得又难得的体验。
而回过头来,前30分钟的一镜到底真是不仅必要,而且惊为天人,同时,还把“真实与虚构”的模糊界限进一步往前推进。
这30分钟的一镜到底,到底有多少是按照原本剧本进行的?
机位和现场有多少次出现状况?
奔跑中的跌倒是真的失误,还是有意为之?
这一镜到底到底试了几镜头?
这一镜到底可能是一次完美的不完美的炫技。
它的不确定性正是它最让人着迷的地方。
设想一下,这套电影的剧本,是完美剧本下套着的导演救急场景下拍摄的一部关于男女主角在拍摄丧尸片时遇到丧尸的故事。
用括号来表示:{ [ ( < > ) ] }{1.电影院中的电影《摄像机不要停!
》[2.拍一镜到底丧尸片《摄像机不要停!
》(3.片场遇到丧尸<4.剧组几人在拍丧尸片> )] }用摄像机表示:{ 曽根剛的摄影机 [ 腰不好的男摄像师和新手女摄像师的摄影机 ( “导演”日暮大喜手中的摄影机 ) ] }是的,很要命的是,这电影的名字和片中“导演”拍的一镜到底的片名还是一样的(都叫 One Cut of the Dead)!
深怕你突然某一刻醒悟这到底是真实还是虚构。
后现代的元叙述用来拍博君一笑的喜剧真是太适合了。
反正都是play嘛!
还很高级呢!
本文首发于公众号 架空(ID:jiakong2017),这里是科幻、奇幻、惊悚的世界,欢迎关注。
这不是关于丧尸,也不是关于电影。
只是关于“努力去做“。
最近空姐被好多人安利《摄像机不要停!
》,知道这是个喜剧,讲的是一个导演用纪实手法拍丧尸片,知道它在日本热映半年,用相当于18万RMB的成本换来了1.8亿票房……blah blah blah。
然后基于两个误会,兴趣没提起来。
误会1:纪实风格的丧尸喜剧?
……还……好……吧,题材感觉也不是特新鲜。
误会2:又拿拍摄内幕说事?
就是电影人看了才最有感咯?
这简直是我最无感的一种片子了。
就你们电影人有酸甜苦辣,别人没有?
导演拍个电影来宣泄从业感受,那就相当于外科医生通过做手术来宣泄咯?
司机通过开车来宣泄咯?
后来出于不可描述的原因,终于看了这个片子。
空姐发现自己错了(这种时候并不多)……它的前半个小时迷惑性极强,完美吻合了“误会1”:一个拍摄小组去废弃净水厂拍“丧尸片”,结果真的出现了丧尸,导演为了追求真实感坚持拍摄,最后只剩女主一人活了下来,接着《ONE CUT OF THE DEAD》(一尸到底)的字幕就出来了……
说的事情确实不新鲜啊。
虽然有“一镜到底”的噱头,但是烂俗的剧本、浮夸的表演、粗糙的布景、摇晃的镜头、简陋的制作充斥全程,要多low有多low,要不是有很多人说“一定要看完”,我一定会坚持不下去。
结果这个粗制滥造的短片只是抛出了问题,37分钟后正片才算开始。
=======剧透预警=======日暮隆之,一个三流小导演,平时就拍些综艺VTR和MV,因为“性价比不错”被电视台看上,请他拍一部“大制作”。
要求是:丧尸片、现场直播、一镜到底,作为一个专门播丧尸片的新电视台的开播重头戏(这个电视台空姐比较感兴趣)。
导演说WTF?
我虽然是个小人物,但这种条件严苛、没人愿意拍的胡闹企划可骗不了我,不接不接!
妻子晴美对此也表示并不意外。
隆之的女儿真央也梦想成为大导演,对自己经手的作品要求很高,在摄制组四处得罪人,还得做爹的不停替她道歉,她却责怪父亲没原则没追求。
这时隆之恰好发现,女儿最近很迷的“老公”神谷准备出演《一尸到底》。
为了哄女儿开心,他接下了这个胡闹企划。
随后主要角色们纷纷亮相。
出演女主角的松本逢花是娇气又造作的少女偶像。
这种戏不行那种戏也不行,理由超正经的。
演男主的小鲜肉神谷和明架子最大、想法最多。
别人干的事都太次,只有他说的话才是真理。
演摄影师的细田学是个无可救药的酒鬼。
演助导的山之内洋是个存在感极低的小透明。
出演录音师的山岳俊助则是肠胃有问题。
扮演戏内导演的黑冈和扮演化妆师的相田一看就是来玩票的。
剧组摄影师谷口智和也不太让人放心,半小时一镜到底是体力活,偏偏他有腰疼的毛病。
助手松浦早纪倒是很想替他掌镜……
企划本来就先天不足,再配上一群“牛鬼蛇神”,绝望的隆之都在怀疑电视台是不是一开始就放弃了……
然而直播当天的实际情况比想象的更山寨,黑冈和相田玩出了婚外情,还一起出了车祸,没法到现场。
导演隆之和妻子晴美只能临危受命,出演“导演”和“化妆师”。
有追求的男主不乐意了,导演好说歹说才打消了他撂挑子的念头。
接着,《摄像机不要停!
》的精彩部分才正式开始:镜头内:导演痛斥女主演戏太差、人生虚伪,回头又打了男主一巴掌,直言他拍戏时多么不配合——唔,隆之演技不错啊,情绪挺到位的。
镜头外:这部戏是我的作品!
老子忍你们很久了!
镜头内:在休息时,隆之老婆扮演的“暴走化妆师”向男女主讲述了传闻,说净水厂曾是日军进行人体实验秘密基地,然后就没台词了,在一阵迷の沉默后,三人开始尬聊,“暴走化妆师”展示了自己正在学习的防身术……什么鬼?!
镜头外:本该以丧尸形象出场的“酒鬼摄影师”又双叒叕喝醉了,直接倒地不起!
剧组一边处理,一边提示那三人“想办法撑时间”。
眼看着尬聊快要把整部戏给带偏了。
导演摆弄着烂泥般的“酒鬼摄影师”回到了位置上。
镜头内:“酒鬼摄影师”以丧尸之身再次出现,还突然吐了“弱鸡助导”一脸。
镜头外:“酒鬼摄影师”四肢无力是因为他真的四肢无力,全靠隆之在身后摆弄,呕吐也是真吐,“弱鸡助导”被恶心坏了……
演员们正式走上即兴演出的不归路。
镜头内:“录音师”一直状况不对,最终不顾“导演”的阻拦执意冲出门去。
镜头外:原来他不慎误喝了硬水,要拉肚子……
导演的阻拦是真的,“拉稀录音师”被其他工作人员抓着不让去厕所……他发出的惨叫自然也是真的。
镜头内:“导演”要去追“拉稀录音师”,还对着镜头打破了“次元墙”。
镜头外:“拉稀录音师”是衔接下一段剧情的关键人物,没了他,剩下几个只能继续尬聊。
正当台领导准备下令停拍时,一旁观摩的导演女儿真央突然开挂,改了剧本硬把戏接了回来。
真央为了偶像通读了剧本,没想到派上用场,顺便帮父亲解了围(侧面说明这部戏有多“随便”)。
镜头内:逃出室外的女主和“弱鸡丧尸”展开了追逐,镜头忽然以贴地倾斜的角度进行拍摄,并持续到他们消失……
唔……这种有卖弄成分的镜头也不是不行,可人都跑了,镜头咋还没动呢?
镜头外:“腰疼摄影师”被腰疼“套牢”了,直挺挺瘫在了地上。
“眼镜小助理”得偿所愿,美滋滋接过摄影机。
镜头内:女主疑似被咬伤,“暴走化妆师”决定铲除隐患,突破男主、“酒鬼丧尸”、“弱鸡丧尸”的阻拦,一路追杀到了天台,挡我者死。
嗯!
“暴走化妆师”的表现还是很到位的,如果男主能演得别那么怂就更好了。
镜头外:“暴走化妆师”做过演员,之所以退役(准确来说是被驱逐封杀),是因为她容易忘我,分不清戏里戏外。
这一连串追逃看似流畅,实际上也脱离了剧本,“暴走化妆师”抱着真要杀人的念头去追女主,在镜头内外击退了所有想阻止自己的人……镜头内:在男主阻拦“暴走化妆师”的时候,镜头长时间聚焦在尖叫的女主身上……长到让每个人都觉得不耐烦。
镜头外:所有人正全力阻止假戏真做的“暴走化妆师”呢……
导演好不容易勒晕了“暴走化妆师”(他的亲老婆),还得布置好她被男主反杀的场景,简直神速。
镜头内:落荒而逃的女主躲进了小屋,并在一只不见面目的丧尸面前躲过一劫。
镜头外:由于剧情必需的道具斧子插在晴美头上了,剧组只能出“下策”,让工作人员“带腿妆”去提醒女主,在门前捡斧子。
我*!
这梗太感人了吧!
镜头内:到了最终的高潮戏,女主不得不亲手杀掉变成丧尸的男主……男主在女主的啜泣央求下暂停了……三次?
镜头外:之前为阻止“暴走化妆师”,剧组将拍摄片尾高空镜头的摇臂摔坏了。
隆之非常在意这个片尾镜头。
真央便想出了叠罗汉“架人梯”的主意,前提是男女主得拖时间。
镜头内:女主走到了用血画成的五角星图案中——正是画在天台上的血咒让丧尸苏醒。
随着她回身仰望,片头出现,直播也就该结束了。
呼……这拍的是啥玩意儿,最后一个俯拍还晃得那么厉害,差评。
镜头外:剧组能来的人都来了,组成“人肉摇臂”完成了四公尺高空俯拍。
“成片”是在电影前半小时呈现的,后面一小时说的是幕后故事。
看到镜头外状况百出,再看镜头内糟糕的剧情和表演,感觉完全不同。
各种细节“反转”形成对应,观影就像挖宝似的妙趣横生。
空姐也推翻了第二个误会。
这部片子讲述的状况很极端,没有什么映射和讽刺影视圈现实的气息,也并不想让观众感受到这是电影创作人在诉苦。
观众把片子看完,只会收获一份纯粹正向的、平凡而又珍贵的感动。
磕磕绊绊完成大半拍摄,原定片尾镜头却不能拍了,台领导的想法很“实际”也很“合理”:改变镜位试试,不行的话删掉好了”。
虽然台领导们跟导演出发点不同,在乎的事情不同,有时还会走神和玩手机,但片子并没有刻意丑化他们。
唯一重点在于导演的在意:那个镜头点出了丧尸的由来,如果有人注意到了呢?
退一万步讲,即便真的没有观众注意到,自己就可以随便糊弄过去吗?
数次面临停拍危机,导演父女用认真与坚持换来了“一镜到底”,也感染了原来不当回事儿的人——在最后关头,娇气的女主真的哭出了眼泪,而畏缩的“弱鸡助导”、掉链子的“酒鬼摄影师”和“拉稀录音师”、耍大牌的男主、一度认为“差不多行了“的台领导,齐心协力架起了人梯。
当导演喊出“CUT”,大家瘫倒在地松了一口气,露出的笑容是最真诚、最满足、也最畅快的。
到这里,还完成了另一条故事支线——日暮父女的和解。
女儿真央原本嫌恶父亲拍的东西,觉得虚伪、空洞,充满了对现实的妥协和对效益的追捧,毫无艺术追求,甚至是起码的尊严。
最终导演让一部原本会“流产”的作品“诞生”了,尽管是个畸形儿,但他向女儿证明了自己还保有珍贵的初心。
女儿则把一张老照片递给父亲,两人都露出了久违的笑容。
影片结尾出字幕的花絮镜头中,有一个很有意思的细节:摄影师在拍摄丧尸女主追逃镜头时摔倒了,拍花絮的摄影师也摔倒了……这不仅说明了《摄影机不要停!
》是一部匠心独具的“戏中戏拍戏中戏”,也反映出戏外剧组有着和戏内剧组一样的热忱。
本片导演上田慎一郎没有受过电影相关专业的教育,还曾经欠了很多债并无家可归,但这些都没改变他“就是想做自己喜欢的东西”。
剧组大部分演员都是导演的朋友,饰演日暮隆之的滨津隆之靠做兼职维生,女主秋山柚稀在演艺圈一直不温不火,属于“友情出演”,服装是大家自己剪出来的,特效化妆也没有投入太多,戏里导演隆之的房子就是戏外导演上田的房子……
不过这些都不重要了。
看完《摄影机不要停!
》,空姐不仅推翻了那两个先入为主的误会,忘记了这并不算是自己爱好的恐怖片、丧尸片,甚至没有想要“客观评价“它的念头。
这时只有完全真实、主观的情绪。
“正如罗素说过,人类唯一的救赎是合作……”“这是印在酒杯垫上的吗?
”—— 《僵尸肖恩》*选题 / opllx· —— End —— ·
大约在八月上旬的时候,《摄影机不要停!
》从日本的推特上刮出一阵旋风,终于延烧至海外。
“一镜到底绝无冷场”、“神作”、“年度票房黑马”、“影史奇迹”成为这部片的头衔,然而,点开一句话也听不懂的日文预告后,粗糙的特效、浮夸的演技,以及乱七八糟的镜头都让人打从心底怀疑口碑的真实性,似乎只剩开头那些掌声如雷的观众勉强可以证明这部片的价值了……“既然是神作就得观摩是吧?
”于是抱着一颗如果不好看就当作被骗的心情踏进电影院。
令人意外的是,发行商打着“只要撑过前三十七分钟,你将见证今年最skr的电影”这个标语是对的。
三十七分钟的丧尸片看完之后,最先感受到的是“头晕”、“想吐”。
当散场字幕缓缓升起时,前方携着男伴来看片的女友忍不住大声抱怨:“真是的,浪费我的钱!
”——相信现场可以表决的话,在场的观众多半也是这样认为的。
然而,电影却淬不及防地开启了新的篇章。
它带领观众回到一个月前,回到这部让你看得怀疑人生的电影诞生的历程。
你才发现……原来如此!
所有不合理的地方,所有让你看得一头雾水、莫名其妙的的部分,都源自于不能停止的摄影机。
你也是在这时候才发现,这部片的重点从来都不是僵尸,而是电影幕后的故事。
《摄影机不要停!
》可以让你有三个感慨——第一,表面上看起来再烂的片,它的背后仍旧需要那群,或是那一个对它充满热忱的人来完成。
第二,票房大片从来就没有剧本潜规则,只有无止境的再发现,以及演员偶尔的即兴演出。
最后——拍电影真的是最热血的事了!!!!!
《摄影机不要停!
》的幕前如此,幕后更是如此。
主角秋山Yuzuki曾在记者会上表示在一镜到底的拍摄过程中,虽然现场充满紧张和肃穆感,但最令她感动的是,当天即便没有出现在镜头里的演员和工作人员全都团结一致地到现场帮忙。
尽管片中的演员很多都不是专业的,有的甚至在戏外只是平凡的大学生,或从事记者等八杆子打不着的行业,但正是因为这群单纯有爱的人,才能创造出成本三百万日币,票房二十一亿的奇迹。
而带领大家实现这些不可能的导演,本身也是怀着对电影的热爱,抱着想做出不让自己后悔的东西的决心,才成就出这部令人出乎意料,却又愿者上钩的电影。
所以我们才会在电影结束之后恍然大悟,然后将我们唯一能作为回报的掌声,毫不保留地献给这些让我们看到何谓“电影初心”的贡献者。
但除了幕后工作人员的努力之外,这部片之所以神,是因为连观众也和制作团队站在同一阵线,一起守护这部电影。
所有看过的人都非常有默契的不剧透,不论是在网上,或是想要推荐给朋友,也只是说“就当作被我骗了,你去看看也好”,如此可爱又真诚的心意,相信每个热爱电影的狂热者都能感同身受,然后为之感动。
说真的,作为一位对影视产业怀抱憧憬与热情的菜鸟,我是非常羡慕能够参与这部电影的工作人员的,因为他们追逐的从来就不是票房或数字,而是好好完成一部作品的坚定与决心,但这却恰恰是最珍贵也最容易被遗忘的初衷……愿有朝一日,我能拥有这样的团队,然后创造出属于自己的,属于所有人共有的作品,那绝对死而无憾了!
以此相片记录当天第一个进入放映厅的我。
全文By 《跟着角色学人生》编剧如菓
“别歇着!
”当年《鬼子来了》里姜宏波此话一出,身上的姜文还没来得及使劲,趴窗根的“我”反倒吓坏了。
硬着屌的“我”气急败坏,用枪指着姜文,丢下小鬼子自己跑了,最终害马大三掉了脑袋。
回到办公室的“我”一想不对,顺带以“立场问题”禁播了《鬼子》,让丢了脑袋又折兵的姜文看清了这血粼粼的世界。
鬼子来了花絮这次“日本姜文”吸取了中国姜文死在“歇着”上的教训,提上裤子,精神抖擞,拍了个一镜到底的新片,让机器和剧组谁都没歇着,取名也干脆,就叫《摄影机不要停》。
日文姜文没想到此片祭出,票房也一直没歇着,以18万人民币的成本近2亿票房的高回报率,成为日本年度现象级黑马爆款,给本就疲软的日本真人院线片带来了一丝光亮,并迅速成为广大中国影迷片单上的一员。
剧照《摄影机不要停》的剧情很简单,讲了一个剧组拍摄一个一镜到底的丧尸电视节目的全过程。
聪明的是它在结构上动了手脚,把立项筹备、拍摄过程、成片节目三部分的时间线做了调换。
先放出成片节目,再交代立项筹备和人物前情,最后解密状况频出、笑果爆发的拍摄过程。
相信大家跟我一样,对于正片粗制滥造的长镜头并不感冒,起初的OS:就这也高口碑?
再看“假”花絮,OS:这帮中二的人还真有点意思,小励志。
真正片尾花絮的,OS:这帮人不容易,很努力,有那么点感动。
正片,花絮,花絮的花絮,观众观看三种影像的状态,思考的方向完全不同,严肃、喜剧、励志这三连击递进的情绪铺陈,让人眼前一亮,使观众认同人物的同时,产生情感共鸣,最终完成爆笑温暖的励志主题表达,这正是《摄影机不要停》戳人的原因。
尽管如此,从结构和立意上,《摄影机不要停》并不鲜见,也逃脱不了与《大人别出声》、《麦拉狂想曲》等前辈的借鉴关系。
从成本和制作水平看,它的粗糙质感也仅仅停留在电视水平,但它构建的多重放大视角却达到了“不一样”的有趣。
长镜头,拍摄长镜头,拍摄拍摄长镜头以及看节目的人们,利用四个空间、四个视角层层放大,揭秘了一个电视节目的制作流程。
戏里与戏外,临场与细节,意外与解决,这些对立冲突被有机的统一起来,在达到一种相对高级的喜剧效果的同时,把影视行业上中下三游以及影迷爱好者的相互关系,浅尝辄止的描绘了出来。
来自《大佛普拉斯》的窥视这种多层嵌套的视角,去年的《大佛普拉斯》也用到过,行车记录仪里的富人、偷看记录仪的穷人、看这些人们的观众,层层的窥视在增加视角的同时,也扩展了思考的多重角度,用诙谐荒诞的方式讲了一个社会问题,直击现实的痛处,能使观众与电影产生全新的观影体验。
不得不承认,日本电影人用特有的中二和几近失控的喜剧,呈现出了一部小成本影像作品制作中的偶然和荒诞之处。
这不仅仅是电影人以自嘲的方式,解构了电影拍摄的细节和各方因素,更展现出了影像背后从业人员令人担忧的现状,拍出了他们的现实境遇和行业困境,与其说这是献给观众的爆笑喜剧,不如说是电影人拍给自己的一小份悲凉。
可爱的人中二和废柴,向来是日本反励志励志片的特有元素,唯有日本人能用这些“废料”拍出不傻、不二、不废、不柴,还很欢乐、小感动、小励志的电影片。
这让人想起另一部,同样是表现日本电影人的废柴励志片《下众之爱》。
在普遍“卢瑟”的影视行业里,怎么维持梦想与失败,怎么看待堕落与前行,怎么处理迷茫与执着……电影里统统都有答案。
爱上荡妇吧“拍电影就像爱上了个荡妇,但我们没办法对这个荡妇弃之不顾,所以你只能不断的艹下去,要坚持拍下去。
”《下众之爱》这句粗线条台词,和《摄影机不要停》导演对镜大喊:“摄影机不要停。
”简直同一个语调,一语道破电影人与电影的关系。
现实与梦想像是闷棍与裸女,在脑震荡与欲望间,“卢瑟”们做不到拿着大棒强奸裸女,只能一次次坚持着从脑外科的病床上醒来,又一次次在散尽精血的空虚中睡去,在不停的挨打中坚定的拍(艹)下去。
一部电影的诞生就是叠罗汉的过程,不光是制片、导演、编剧、演员、摄影、剪辑……声光电服化道这些具体的从业人员,那些梦想者、失败者、爱好者甚至离开行业的人更是电影的基石,往往人们只看到那个站在最顶端最铜人的罗汉,却忘了下面一层层小罗汉叠加托举着大罗汉的目光。
坚毅的目光纵然很多人会失败,纵然这是个欲望场,对影迷而言,还是要看到更好的电影,更好的故事,看到影视从业者们骨子里的那份坚持。
艹下去吧所以再次恳请这帮家伙,摄影机不要停,勇敢的艹下去,这是每个爱电影的人的理想,望周知。
戏中戏的电影其实不少,但戏中戏中戏就有点开脑洞的感觉了,可以想象拍摄现场有多热闹:一个摄影机后面有另一个摄影机,在那后面还有一个摄影机,跟螳螂捕蝉黄雀在后似的。
把幕后花絮放出来博点笑声也很常见,但把一个30分钟短片和它的50多分钟的幕后花絮一起当正片放这个混搭确实没有别人干过!
而且重点是花絮!
在血星四溅和一桶桶人造血浆中把真实这个主题一层层深挖下去,真实后面还有更真实和更更真实,没想到幕后人员为了不穿帮的努力比电影本身更好看;没想到我们在摄影机里看到的是恐怖片,在拍摄现场分明是个搞笑片。
当我们为了一个目标拼了老命的时候,这个拼了老命的过程其实比目标更实实在在更有血有肉甚至更幽默…讽刺的是这个故事从头到尾,也是一个精心设计的局,每个意外都是包袱,每个真实不过是另一种表演。
我们这些观众永远看不到演员在摄影机放下之后的样子,也永远不知道最后一个摄影机背后的人,那个真正的导演干了什么,也许那个更精彩!
再次感慨,好片真的不需要太贵。
有了好剧本演员也可以演的更好,不用大牌演员完全可以。
原来电影还可以这样拍啊。
这部电影一开始给我的印象,是《听说桐岛要退部》那样的。
毕竟都有cult片情意结、都有讲拍电影,以及某种程度上的“戏中戏”设定,还都表达了对电影的热爱。
但其实两者的区别还是蛮大的。
《桐岛》中,拍电影只是故事的其中一条线,而《摄影机不要停》则是将“拍拍电影的电影”这一主题贯彻了全片,它没有像前者那样探讨年轻人无处安放的心结,而是纯粹地表现对电影的热爱。
电影最为人称赞的地方在于开头那一段堪称片场灾难的37分钟长镜头,不过在讨论这条长镜头之前,我比较想讨论电影的其它部分。
除长镜头之外,电影对人物的塑造也是相当深刻的。
其中最具代表性的是父女的故事线,这一条故事性的设置其实也涵盖了全片的主题,即对电影的热爱。
父亲是一个不算成功的电影人,拍过电影、访谈、MV,可以看得出来在繁琐的工作中,他对妥协是习以为常的,不强求演员真哭,不介意用眼药水,在对待剧组时也是尽可能的和颜悦色——就跟普通的中年上班族一样,被生活与工作磨去了棱角。
得不到女儿的认可,包括妻子也不认为他会接下“现场直播长镜头戏中戏”这样的工作。
从父亲在接到工作时的反应来看,他确实是不太愿意接受这份工作的(想必也是因为他知道要拍好有多难),但是为了让刚刚被赶出剧组的女儿开心起来,他最终还是接下了这份工作。
在筹备的过程中,父亲一直周旋在不靠谱的演员、诸多要求的录音师、棱角分明的男一号还有不能被颜“哔——”的偶像女演员之间,这个时候的他依然是如履薄冰,焦头烂额于满足各方需求的。
虽然此时的女儿并不会觉得他有多伟大,即便到了片场也还是会嫌他挡住了自己看男一号的视角。
女儿对父亲的认知是在直播过程中逐渐改观的,她发现原来父亲也并非总是那样的窝囊,他其实也不认可那些得过且过的技俩,也很烦自视甚高的艺人,只是为了生活和工作,他必须要将自己的愤怒掩盖在和颜悦色之下,只有到了镜头前,才得以毫无顾忌地将自己所承受的压抑宣泄出来。
(虽然还未到中年,但我仿佛也能够理解这种不得不舍弃自己坚持的心态)。
因此,可以说,父女线是作为与片场线这条明线相对应的暗线所存在的,在明线遇到冲突时补充解决方法(从一开始的妈妈代替演员,到中间女儿直接补完中断的剧情,都是起到一个化解冲突的作用),明线提供笑点,暗线推动剧情发展。
而最终,两条线在电影最大的冲突点,即直播将要结束之时汇到一起。
已经上头的父亲面对要求随意解决机位的制作人爆发了,女儿明白父亲也是真切想拍好电影的心意,也凭借着她幼时与父亲的经历找到了解决方案,在让电影完成拍摄的同时,也完成了与父亲的和解。
这是电影在剧作上的亮点。
另一方面,还有一个值得关注的细节:在电影拍摄的过程中,剧组各方是纠葛不断的,不管是诸多意见的男一号,还是向父亲施压的制作人。
但到了最后一个镜头,所有人合力搭起了人肉机架,坚持到直播结束——然后他们都疲惫不堪地,在笑。
这个过程中,遇到了太多的突发状况与麻烦,有太多的争吵与矛盾,但到了电影杀青的那一刻,大家都在笑。
我想起自己在一次端午假期的时候有去过学姐的剧组(天台戏)帮忙做录音,五月的深圳日光毒辣,两天下来我被晒成了红色。
但是我的心情还是比较愉快的——因为拍电影是一件会让人热爱且沉醉其中的事。
讨论完剧情,我们回到最开始的长镜头。
我很喜欢长镜头。
原因大抵是因为,拍摄一条优秀的长镜头意味着剧组全体人员的高度配合,过硬的运镜水平以及周密的机位及构图设计,很多时候还需要加上一些运气的成分。
(这里是否要cue一下毕赣?
)不过在《摄影机不要停》中,它并没有给我们展现一条优秀的长镜头:能把人晃吐的手持、莫名其妙的尬演、还有将镜头对准上楼梯的女主角的屁股(这样真的没关系吗导演!
)……电影开头呈现的这段37分钟的长镜头就观感而言实在称不上好,甚至可以说是“长镜头劝退教科书”级别的糟糕。
但当导演告诉我们,这是一个戏中戏的设定时,一切就变了:这条长镜头的全部纰漏都被补上了,它的一切不足都可以被归咎到状况百出的拍摄现场,也就可以理解成刻意而为的设计——换言之,它是一条完美的长镜头。
这是取巧,没错,但除了取巧,我看到的是对电影的热爱。
没有成本(不到18万人民币)、没有卡司(演员几乎都是十八线)、甚至没有技术——我们只是普通人,没有杨索或是卢贝兹基那样的惊世之才,但我们还是可以用自己的方式,拍下影史留名的长镜头,告诉观众,即便是普通人,也能够拍出伟大的电影。
终于,在2018年,我们等来了这部神作——《摄影机不要停》(One Cut of the Dead)。
有多神呢?
一开始,日本只有两家电影院愿意播放这部电影,播放后却因为口碑爆棚,不断被加映、再加映,最后加映到观众自愿成立后援队为这部电影摇旗呐喊。
此外,这部电影的所有成本总共才18万,赢得的票房却有1.8亿元。
另外,某个经常出没于各种电影节的装逼影评人,这次也毫不犹豫地送出了“五星好评”,而在此之前,他已经连续两年没有给过任何电影五星了。
遗憾的是,这部岛国小成本神作,还没有被引进国内(不过网上已有资源流出)。
1、苦逼的导演这部电影的导演——上田慎一郎,是个80后,今年34岁。
作为电影爱好者,他之前只拍过8部短片。
不像其他导演动不动就得个奖、走个红毯,生活中的上田慎一郎非常苦逼:他没钱了就睡在公园里;好不容易打工挣来一些钱却被骗子骗走了.....就这样,上田慎一郎凭实力活成了“苦逼慎一郎”。
唧唧复唧唧、苦逼又苦逼。
为了节省拍摄费用,上田慎一郎只能请他的狐朋狗友出演电影里的主要角色,因为请知名演员实在太贵了。
上田慎一郎在公开场合曾说:“我也想请广濑丝丝来演,但是人家的出场费太高了,一天就要好多钱。
”
《海街日记》中的广濑丝丝为了节省制作费用,上田慎一郎把自己的房子让出来供剧组拍摄使用;就连演员们的服装,也是大家自己用剪刀漫不经心地剪出来的。
另外,上田慎一郎自己还身兼导演、编剧、剪辑多职,因为请人做要花很多钱。
但是,这么多的苦逼,拼凑出的却是一部创意满满、口碑爆棚的神作。
2、18万元能拍出啥?
《摄影机不要停》的剧情很简单,它既不烧脑、烧心,也没啥视觉上的观感,用一句话概括就是:一段37分钟的长镜头视频+这段视频的拍摄过程。
这段长镜头拍的到底是啥子?
一个穷逼剧组在一个废弃的工厂拍摄一部丧尸片,拍摄过程并不顺利,因为女主角演技实在太挫,导演要求她表现出恐怖的表情,她却怎么都不能让导演满意,导演一边骂着,她一边忍着。
拍着拍着,工厂里出现了真的丧尸,于是演员和导演开始了暴走之旅,他们上蹿下跳:一会跑到车里,一会跑到房顶,与真丧尸大作战。
这他妈什么玩意儿?
是啊,看过这段视频的人都这样评价,有的人气不过,还在这句“这他妈什么玩意儿”前面加了一句“我操!
”。
真的,我特别能设身处地、感同身受地理解这些观众,因为我也忍不住骂了一句“这他妈什么玩意儿”,这段视频别说是拍过8部短片的导演能拍,我觉得只要把身患偏瘫的吴老二扶起来,他也拍的不差。
坚持看不下去的人,转身去看《喜羊羊与灰太狼》,我能理解。
但是能够坚持看完这部作品的人,我真心为你感到高兴,因为精彩的确实还在后面。
后半段是前面一段视频的拍摄过程,精彩之处就在这段。
为了拍摄前面那段长镜头,这个穷逼剧组出尽了洋相:马上到丧尸大叔出场了,他却偷偷喝了酒并且喝得不省人事,“导演”用铁砂掌都打不醒他;
等到光头丧尸要化妆上场了,他却非要去拉屎,没办法,他只能一边拉屎,女化妆师一边给他化妆;
为了拖住太过入戏的大妈,不让她自由发挥,只能把她打晕,然后制造她被砍死的场景;
最后,摄影杆又被摔坏了,为了拍摄那个俯视镜头,全剧组只能叠罗汉,“导演”站到最上面手持摄影机来拍....
整个拍摄过程既艰苦、荒唐,又充满创意和笑点。
3、到底是不是神作?
毫无疑问,《摄影机不要停》是一部优秀的娱乐片,它的亮点有很多,首先是它37分钟的长镜头,其次是它让揭秘变得有趣好笑。
长镜头:很多导演都拍过长镜头,卡拉托佐夫在《我是古巴》里拍过3分22秒屋顶酒会;艾方索‧柯朗在《人类之子》中拍过将近4分钟的飞车追逐;我国内地导演毕赣在《路边野餐》中拍过42分钟内含隐喻色彩的长镜头。
《路边野餐》中的长镜头无疑长镜头是让人着迷的,因为它“真实”且“控制完美”。
但是拍摄长镜头并不容易,它要求演员无时无刻保持投入状态,并且在表演、台词和调度上不出纰漏。
说实话,我们大部分人,连续背诵10分钟的台词都已经不容易,更何况又要保持好表演状态,把它完美地表演(而不是说)出来。
另外,观众也需要进入导演的镜头,并欣赏这个不断发生事件的当下。
为了呈现《摄影机不要停》37分钟长镜头的最佳效果,上田慎一郎把所有调度上出现的问题进行了一一呈现,也因为这样,它才笑料十足(比如给演员题词板),它在打破长镜头严肃感(真实)的同时,又保护了长镜头的完整感(控制完美)。
揭秘过程:后半段揭秘过程是整部电影的点睛之笔。
因为那段长视频是直播,所以就要求不能中断,即便导演、演员、道具出现了问题,也要保持所有桥段、剧情和台词的完整。
正是为了守护它的“完整”,这部电影才笑料不断。
在多数人的观念里,拍电影这项工作总有些“高端”,也正因为它的“高端”,才越引发大众的好奇:这么牛逼的特效到底是怎么做的?
这么屌的枪战到底是怎么拍的?
人们的窥探欲就是这么强,当我们看到《摄影机不要停》前面的那段长镜头是如此辛苦地“糊弄出来”的时候,不禁大笑:为了拍电影,原来剧组这么能凑合,这么能苦中作乐啊!
就是这种与“高端”之间的反差,能够带给观众极大的娱乐性。
至于《摄影机不要停》是不是神作,等待时间来评定吧!
简介比电影好看
论一部烂片是如何被拍出来的,以及拍电影是个多不容易的行当。。。加上电影本身,四层逻辑关系,四套拍摄班子,俄罗斯套娃式的戏中戏中戏中戏,完美演绎了花絮远比正片好看的理念。创意不错。
原来是日系治愈青春喜剧
说好的半小时之后就好看起来了呢
没看过这样的电影!年度最妙观影体验之一!鸟人+回到未来2+房间+灾难艺术家。在影厅里几百号人边笑边情不自禁地鼓掌。深圳百老汇电影中心一开始的播放事故实在是妙啊!
1,不要被前面的半小时骗了,一定要看到最后。前面你也许会笑它“什么鬼”,后面你一定会大笑着说“这样也行!”2,就算是你以为的烂片,背后也有很多不为人知的辛苦和随机应变。3,这就是为什么很多时候电影花絮比电影还有趣的原因。
彩蛋盛行的今天,这片绝对有2018最棒的彩蛋了! 影碟是最佳载体,可以接着看making of续集
我是疯了才在2019跨年夜看这种烂片!豆瓣8.4,2018日本最好的丧尸片就是这副鬼模样?前30分钟所谓的戏中戏假的不能更假,用脚趾头都能猜出来,后面60分钟干脆把拍摄的花絮拿出来凑了一部90分钟的电影?请问这还有脸叫僵尸片吗?导演你想表达什么?父女情深?还是告诉观众拍片不易且行且珍惜,广大吃盒饭群众演员喝高了上厕所也要坚持拍完戏精神值得学习?日本拍僵尸学学韩国釜山行可以吗?真不知道这8.4怎么来的?请学会独立思考,不要人云亦云说好,说搞笑的,你们怕不是看一秒生活大爆炸就要笑哭了?毕志飞逐梦演艺圈分数低是不是还要加个搞笑的花絮就能成神作?什么逻辑?
D+ / 还是觉得更像是迷影向的一期综艺节目。虽然试图用并不新鲜的“虚假”嵌套来论证“真实”的意义,但也正是因为这种嵌套同样是封闭的,影片最终的层次还是停留在致敬电影工作者,反而没有向“真实”敞开裂缝——这也是影片最薄弱最矛盾的一点。冷静下来还是三星,若若说得很对,这是一部《房间+灾难艺术家》,显然我依然很不喜欢《灾难艺术家》的部分。
真是无聊到骨头里。WOT
不恐怖,不搞笑
没看懂好看在哪………不就是所谓前三十分钟劣质的电影拍摄后六十分钟在讲解电影是怎么拍的而已么
哈哈哈我要笑到趴地上了,今年货真价实的爆款电影,迷影人群朝圣之作,无论是设定铺垫节奏表演还是“电影感”,都是喜剧片中最高级的那种。前半段越是让人一头雾水,后半段的包袱才会越呈现出争相爆炸的绚烂场面。疑点笑点泪点鲜血狗血热血一个不落!
打好评的基本是想去拍电影的,中国导演数量看样子要迎来井喷式发展了
这也算是神作?就是一个剧本设计精巧的小成本电影,怎么能被捧上近年日本最强映画的?能扯上解构主义更是没边的无稽之谈,这是在辱没《纽约提喻法》这样的佳作。很有日影一贯的特色,不管什么题材都能看出来励志的味道,摄像机不要停!想拍电影的心也不要停!加油啊!
建构—解构—重构。一镜到底戏中戏建构、幕后制作花絮解构、正片花絮互文重构。
就这电影有恐怖标签我能够理解,可为什么他能够被收录在高分灾难电影榜单里面?而且前三十分钟其实挺有趣的,而后面一个小时对我来说食之无味,弃之可惜,他的作用就是补充了前面三十分钟几个尴尬的地方,比如学习逃脱术的时候,比如最后男女主砍人的时候多次卡顿的时候,在看的时候比较尴尬,后面解释了一下也算知道了缘由。 只有后面对于剧情的解释,那真的是,前面三十分钟的剧情,就已经看的很明白了好不?所以后面一个小时对我来说很无聊,至于喜剧搞笑,这种恶搞的没啥意思,也就几个跑得快摔倒了挺有意思的,乐呵一下。 本来就可以给前面三十分钟扩展一下,然后剧情演技抓住,他就是一个很棒的恐怖片了,结果看完你和我说这部电影的重点不是恐怖片,而是恐怖片的拍摄过程?不好意思,不对味……
仿佛上了一节诙谐生动的电影制作课程,以一镜到底的模式,把拍摄中的意外、临场发挥、剧本篡改及非职业演员一并串起,告诉观众拍个电影有多难。最后的叠罗汉金字塔,似在致敬电影从业人员:每部电影的成就,离不开你们底下每一个人。
3.5。从受众类型的角度想了想:围观群众靠口碑挺过前三十分钟,对着照片笑中带泪一下也就差不多了;纯影迷或褒或贬,共通体验应该都逃不过迷影情怀和作品本身的综艺感(“不够电影”)之间的拉扯;真正献给创作者的反而不是形式而在文本,父女俩对立统一的创作心态设置得很动人。想看《地球最后的夜晚》版。
这TM就是婚礼跟拍的水平。